Serile d’Arc – Timişoara

joi, 2 februarie 2012, orele 19.00.

De doi ani și jumatate cafeneaua D’arc găzduiește cu succes unul dintre cele mai intensive și multifațetate evenimente cultural colocviale din oraș…este vorba de Serile D’arc, proiect inițiat de arhitectul timișoarean Bogdan Demetrescu și Asociația de la 4 (Asociația studenților arhitecți) inițial gândit ca o completare la programa universitară al Facultății de Arhitectură aceste seri au devenit cu timpul din ce în ce mai permisive în ceea ce priveşte temele discutate, invitând vorbitori din multiple domenii de activitate (muzicieni, designeri, sociologi, psihologi, istorici şi chiar arheologi). La Mulți Ani și Doamne ajută!

Această prezentare necesită JavaScript.

În aceasta săptămână cafeneaua găzduiește un al doilea exercițiu de detașare de context al Atelierului de grafică. Primul a fost atunci când obiectele din stradă, uzine etc, au ajuns în cărțile gf, iar acum literele sau formele ies din obiectele cu pricina. Vor fi discuții libere pe marginea acestui demers, vor fi prezenți și o parte din autori, vă promitem o seară plină de imagini, și povestite și concrete, seară ce se va încheia cu dj Newgotti la afterparty. (Ovidiu Hrin)

Ovidiu Hrin a lansat atelierul Synopsismedia în iarna anului 2001. Concentrat în principal pe print, Hrin, împreună cu echipa sa, este activ în mai multe domenii ce țin de designul grafic și de comunicarea vizuală. Lucrările atelierului său au fost recunoscute și publicate internațional de nenumărate ori (Muzeul Designului din Zurich, Graphis Gold, European Design Awards, Bienala Goldenbee Moskova etc). Pe langă activitatea sa de la Synopsis, O.H este invitat ca și lector/conferențiar la numeroase evenimente de profil (European Design Conference (CH), Vienna Design Week, DesignMai (D) etc.)
SURSA: Graphic Front

Muzeul de Artă din Tel Aviv

Un triunghi transformat în dreptunghi


La sfârşitul anului trecut a fost inaugurată la Muzeul de Artă din Tel Aviv o nouă aripă. Tel Aviv este, în pofida a ceea ce s-ar putea crede având în vedere situaţia politică a ţării, un oraş liniştit şi vesel, cu o viaţă de noapte mai intensă şi mai liberă decât cea din New York, după părerea lui Sarah Glidden, autoarea unei cărţi de benzi desenate, intitulată „Cum să înţelegi Israelul în 60 de zile (sau mai puţin)”. Această efervescenţă este rezultatul unor stări de spirit paradoxale: pe de o parte, sentimentul precarităţii vieţii în timpul războiului, iar pe de alta, cel de siguranţă, oferit de zidul ridicat în 2002 de Israel pentru a stabili o frontieră cu Palestina, zid numit de mulţi „al ruşinii”.

Între conştiinţa fragilităţii vieţii şi o formă de linişte regăsită, Tel Aviv manifestă o bucurie plină, în acelaşi timp, de gravitate.
Realizat de arhitectul american Preston Scott Cohen, spaţiul suplimentar al muzeului, cu o suprafaţă de 19.000 de metri pătraţi, poartă numele californienilor Herta&Paul Amir, care au finanţat mai mult de o treime din cei 50 de milioane de euro necesari construcţiei. El a fost inaugurat de Shimon Perez, în cadrul unei ceremonii în care s-a manifestat satisfacţia deschiderii muzeului după 10 ani de strângere de fonduri.

La exterior, clădirea este un bloc de beton brun, părând cizelat cu laserul. La interior, vizitatorul este surprins de un puţ de lumină zenitală care luminează o rampă coborând în adâncuri. Privitorul are impresia că vede edificiul Guggenheim semnat de Frank Gehry remodelat de o tornadă. Reuşita lui Preston Scott Cohen constă în conceperea unor săli de expunere dreptunghiulare într-un spaţiu triunghiular.
Fondat în 1932, Muzeul din Tel Aviv este situat într-un impresionant complex arhitectural, ce conţine Centrul de Artă şi de Cultură „Golda Meir”, care adăposteşte Opera şi Teatrul „Cameri”. În clădirea originală a muzeului de pe Bulevardul Rothschild, David Ben-Gurion a proclamat înfiinţarea Statului Israel în 1948. Ei i se alătură Pavilionul de artă contemporană „Helena Rubinstein”, deschis în 1959 şi renovat în 1989 cu fonduri provenind de la „Fundaţia Helena Rubinstein”.


Situată pe latura vestică a muzeului, aripa Herta şi Paul Amir are cinci niveluri, dintre care trei deasupra solului, fiecare cu galerii largi pentru expoziţii temporare. Pentru a trece de la planul triunghiular la cel dreptunghiular, Cohen a conceput construirea nivelurilor pe axe diferite, care deviind semnificativ de la un etaj la altul sunt unificate de un turn înalt de 27 de metri, „Lightfall”, ce coboară în spirală la toate nivelurile.


Intrarea în muzeu este de o regularitate neaşteptată a spaţiului. Rampe şi scări urmează curbura turnului, creând spaţii fracturate, leagând diferitele unghiuri ale galeriilor şi permiţând părtrunderea luminii naturale până la nivelurile subterane. Lumina venită de sus este reflectată de pereţii albi până în colţurile mai întunecate.
Lineară şi multietajată, clădirea din beton şi sticlă este o sinteză de geometrii radicale şi convenţionale, pe cât de barocă, pe atât de modernă. La exterior, edificiul este acoperit cu 465 de panouri manufacturate, scăldate în lumina intensă a soarelui. Construcţia lui Preston Scott Cohen, al cărui studio de arhitectură este situat în Cambridge, Massachussetts, umbreşte construcţiile brutaliste învecinate, construite la începutul anilor ’70.


Arhitectul, căruia i se datorează, printre altele, construirea în China a Muzeului de Artă din Taiyuan şi a Centrului de Artele Spectacolului din Nanjing, este şi un important teoretician, autor al mai multor studii, printre care „Contested Symmetries”. Proiectele lui au făcut obiectul multor expoziţii găzduite de mari muzee din întreaga lume.
Dacă arhitectura seduce prin spectaculozitate şi prin epura amenajărilor interioare, colecţia permanentă de artă contemporană israeliană este mai puţin spectaculoasă, după părerea specialiştilor, ca şi tipul de etalare a lucrărilor rămas la nivelul anilor ’50. Din dorinţa de a prezenta un număr cât mai mare de creatori, organizatorii au riscat o pierdere a calităţii selecţiei, alăturând artişti de mai mică importanţă unor nume ca Sigalit Landau şi Michal Rovner. Dar decizia cea mai contestată a fost aceea a inaugurării noului spaţiu cu o expoziţie „Anselm Kiefer”, decizie ce i-a aparţinut fostului director al instituţiei Mordechai Omer, mort în luna iunie a anului trecut. Finanţată cu 500.000 de euro de „Asociaţia Franceză a Prietenilor Muzeului din Tel Aviv”, curatoriată de Jacqueline Frydman, cea care a fondat în Pasajul Retz primul centru particular de artă contemporană din Paris, expoziţia a dezamăgit atât prin modul de a repune în discuţie culpabilitatea germană, cât şi prin faptul că tablourile gigantice, pline de referinţe apăsate la câmpurile morţii şi la kabbala, dau impresia de facil şi chiar de artă pompieristică. În acest context, alegerea noului director al muzeului a provocat discuţii, unii preferând venirea unui străin care să aibă o privire nouă asupra artei israeliene şi să dinamizeze politica expoziţională.


Cu câteva luni înainte de deschiderea muzeului, în atmosfera încordată din oraş, provocată de nemulţumirile faţă de creşterea preţurilor, mai ales în sectorul imobiliar, artiştii au cerut guvernului o mai accentuată susţinere a Culturii, care beneficiază acum de numai 0,15% din bugetul naţional. Tânăra generaţie de creatori doreşte crearea unor centre de artă contemporană care să favorizeze experimentele, aşa cum se întâmplă cu „Herzliya Museum” de la periferia oraşului Tel Aviv. Scena artistică este, în momentul de faţă, divizată între artiştii „oficiali” şi cei foarte critici faţă de politica israeliană. Plină de talente, scena israeliană are nevoie de aer proaspăt care să incite creatorii să scape de frontierele mentale ale unui pământ al cărui orizont este obturat de un zid, consideră o bună parte a criticii. (Victoria Anghelescu)
SURSA: Cotidianul.ro

Nonagenarul Ellsworth Kelly

„Papă” al expresionismului american


Din 22 ianuarie, la Muzeul de Artă din Los Angeles, este deschisă o expoziţie de gravură şi pictură a artistului de 88 de ani Ellsworth Kelly, iar în West Hollywood este plasată o sculptură şi sunt etalate cele mai recente reliefuri ale sale. Cu încă o expoziţie de sculptură în lemn la Muzeul de Artă din Boston şi două itinerante prezentând lucrări în alb-negru şi desene la München, unde artistul a expus pentru prima dată în 1957, Kelly se află în acest moment în centrul interesului lumii artistice.


La aproape 90 de ani, acest „Papă” al abstracţionismului, ultimul reprezentant al epocii de aur a artei americane, în care se amestecau Pop Art, minimalismul, arta conceptuală şi abstracţionismul liric, trăieşte şi lucrează în regiunea New York-ului, în orăşelul Spencertown, unde s-a stabilit cu 40 de ani în urmă.
Între 1948 şi 1954 a trăit în Franţa, studiind arta şi arhitectura. Influenţat de „Abstracţionism”, a renunţat la pictura figurativă, la expresionismul abstract şi la pop art, adoptând formele geometrice simple şi petele de culoare. În 1949, Kelly a realizat primele sale picturi abstracte. Observând fragmentarea luminii pe suprafaţa apei, a pictat „Sena”, devenită o dispunere, la întâmplare, de pătrate negre şi albe. În 1952 a început seria de opt colaje, intitulată „Culorile Spectrului Aranjate întâmplător de la I la VIII”. Fiecare foaie de hârtie se referea la o culoare.
Descoperirea de către artistul american, în acelaşi an, a operei târzii a lui Monet i-a oferit o nouă libertate a expresiei picturale. A început să lucreze pe formate de mari dimensiuni, explorând serialitatea şi pictura monocromă. Creaţia lui de la sfârşitul anilor ’50 devine o punte între abstracţionismul avangardist american din anii ’30-’40 şi minimalismul deceniilor şase şi şapte.


„Am spus adesea că doresc să fac ceva ce nu s-a mai făcut până la mine – diferite forme. Fiecare formă este asemănătoare unei idei şi trebuie să mă gândesc serios la ea. Trebuie să aştept până găsesc forma adevărată”, explica artistul.
Expoziţia de la Muzeul de Artă din Los Angeles, prima organizată după 1988, cuprinde 100 de gravuri, majoritatea din colecţia Jordan D. Schnitzer şi a „Fundaţiei Familiei” sale, şi 5 picturi. Lucrările sunt expuse tematic cu scopul de a explora motivele formale caracteristice creaţiei artistului: caroiaje, contraste şi curbe.


În Los Angeles, Kelly a mers regulat în anii ’70, lucrând cu editura de artă „Gemini G.E.L.”, care i-a publicat cele mai multe gravuri, şi cu Peter Carson, care i-a transpus în lemn sculpturile şi piesa ce decorează faţada „Galeriei Matthew”. Marks Matthew a căutat multă vreme un loc potrivit pentru a se instala la Los Angeles. Când, în sfârşit, l-a găsit, cutremurele l-au obligat să dărâme clădirea existentă şi să contruiască alta, încredinţată arhitectului Peter Zellner, pe care a numit-o „un garaj super-special”. Edificiul este un cub alb perfect proporţionat, pe a cărui faţadă Kelly a crea o o bandă neagră care urcă până în partea de sus, uşor distanţată de suprafaţa zidului, astfel încât aruncă pe acesta o umbră orizontală. „Nu este un ornament. Este o parte din arhitectură”, a afirmat artistul.
Deşi cunoscut drept un abstracţionist geometrizant şi pictor de câmpuri colorate, Kelly a realizat multe opere ce prezintă esenţializat plante şi oameni.


În 1973, MoMA i-a consacrat prima retrospectivă. În 1981 era rândul Muzeului Naţional de Artă Modernă din Paris să-l onoreze cu o amplă expoziţie. La întoarcerea în America, Kelly îi frecventa pe Roy Lichtenstein, Andy Warhol şi era prieten apropiat al lui Frank Stella. A hotărât însă să dezerteze din viaţa mondenă şi să se concentreze asupra propriei creaţii în liniştea actualei case, în care sunt incluse şi atelierul, şi o sală de expoziţii, birourile asistenţilor şi care are o grădină în care artistul observă natura. Împreună cu el lucrează cinci persoane care se ocupă şi de Fundaţia ce-i poartă numele. La cei aproape 90 de ani nu mai călătoreşte pentru a-şi vernisa expoziţiile. Lucrează însă zilnic, uimit de posibilităţile pe care i le oferă arta abstractă. Nu este însă singurul său stil, multe opere evocând creaţia lui Picasso şi Matisse. Pe Matisse nu l-a cunoscut. I-a întâlnit însă pe Picasso şi pe alţi artişti europeni, printre care Magnelli, pe care îl consideră „cel mai bun pictor de la galleria Denise René”, loc privilegiat pentru artiştii interesaţi de arta geometrică şi de design. „În vremea aceea, exista Şcoala din Paris sau taşismul. Dar m-am simţit departe de aceste curente şi am fost atras foarte repede de structură. Voiam să creez ceva nepersonal, chiar opere a căror paternitate să nu poată fi recunoscută”, mărturisea Kelly.


Format întâi la Boston, unde timp de doi ani a desenat nuduri, la Paris, primele sale opere se caracterizează prin reliefuri albe. De culori se va apropia treptat, preferând întâi monocromiile: verzi, apoi albastre, înainte de a adopta un spectru mai larg. Graţie negustorului de artă Aimé Maeght, l-a cunoscut pe Joan Miro. O vizită în Spania a adus în arta lui tonurile fragmentate. La Barcelona a vizitat Palatul Guell, al lui Gaudi, al cărui acopriş are 18 hornuri acoperite cu mozaicuri compuse din fragmente de sticlă. „Când am aflat că Picasso a avut un atelier cu vedere către acest acoperiş, am înţeles că şi de la Gaudi venea cubismul. Puţini istorici de artă îl menţionează şi chiar Picasso n-a vorbit niciodată despre el. Era prea mândru”, povesteşte Kelly.

Fascinaţia culorii


Puterea culorii pictorul a cunoscut-o încă de la vârsta de 6 ani, observând penele păsărilor. Dar primele sale policromii, realizate la Paris, erau un studiu al valorilor tonurilor, inspirate de contemplarea curcubeului.
Formele lui actuale, curbe libere, de un accentuat dinamism, au apărut prima dată în 1960, la întoarcerea de la Paris. În asocierea culorilor se simte un spirit ludic, bucuria de a alătura albastrului portocaliul sau verdele, în compoziţiile sesizante, de mare căldură, ce comunică un sentiment de fericire. „Când am realizat o asemenea pânză, mi-am spus că va şoca şi publicul o va detesta. Până la urmă, ea este numai vie şi impertinent”, îşi caracterizează Kelly unele dintre pânze.


În atelierul său se află mai multe mese de lucru pe care sunt risipite numeroase cărţi ce i-au fost consacrate şi pe care le consultă adesea. Pe perete, alături de desene vechi pe care le colecţionează, se află un relief de lemn de peste doi metri. O sală cuprinde proiectul fiecărei expoziţii ce urmează a fi deschise. Pentru recenta manifestare de la Berlin, a lucrat cu o machetă ce reda planul exact de la „Haus der Kunst”. Montaje de fotografii îl arată, împreună cu asistenţii lui, pregătind expoziţiile din trecut. Există acolo şi machete ale unor proiecte în curs, printre care sculpturi monumentale ce aşteaptă să fie finalizate. Ultima este o curbă de aproape 25 de metri.
Formele, desenele, picturile sau reliefurile sale sunt simple, tinzând din ce în ce mai mult, de-a lungul anilor, către epură. Deşi este cunoscut mai bine pentru pictura sa, Kelly este şi autorul mai multor sculpturi în lemn, în aluminiu, bronz şi oţel, asemănătoare de multe ori unor configuraţii totemice, ca în cazul „Curbelor paralele”.
Există o relaţie între diferitele tehnici folosite de Kelly. De multe ori, începe cu un desen, ideea este trecută apoi în gravură care devine, la rândul ei, punctul de plecare către forma sculpturală.


Constând de cele mai multe ori dintr-o linie neagră pe o suprafaţă albă, operele lui pe hârtie au ca temă plante sau fructe, subiectul fiind însă numai „o scuză pentru a face un desen”, cum îi place să spună.
Artistul este convins că ultimele sale lucrări sunt cele mai bune.

Expoziţia de la Los Angeles coincide cu publicarea unui catalog rezonat al graficii sale, serii de caroiaje, desene în alb-negru, litografii. Poate fi descoperită însă într-o parte a operelor expuse şi latura sa de colorist, alături de desene de mici dimensiuni.
Timp de jumătate de secol, Ellsworth Kelly a fost aclamat pentru formele sale clare, în culori strălucitoare, inspirate în anii ’40 şi ’50, în Europa, de arta lui Joan Miro, a lui Brâncuşi şi Jean Arp. Este considerat acum un inovator în arta americană, deşi a fost dificil pentru mulţi colecţionari şi critici să descopere legătura dintre creaţia lui şi direcţiile stilistice dominante, ea fiind percepută încă de la prima expoziţie din 1956 mai curând de factură europeană. În 1957 a expus la New York „Pictură în trei panouri”, care a surprins nu numai publicul, dar şi o parte a criticii, care s-a întrebat de ce trebuie să existe trei pânze, şi nu una pentru o lucrare unică. (Victoria Anghelescu)
SURSA: Cotidianul.ro

Francisc Chiuariu – Outdoor

Palatele Brâncoveneşti Mogoşoaia
Fotografie, pictură şi film
Curator: Cosmin Năsui

În cele peste 50 de piese reunite sub titlul Outdoor, artistul Francisc Chiuariu a înregistrat pe durata unui an oamenii care traversează Piaţa Unirii din capitală. Numeric, seria este foarte generoasă, iar expresivitatea totală a acesteia este rezultatul combinării în aceeaşi imagine a experientelor picturii, fotografiei şi filmului. Profitând de pictura cu layere multiple pe care o practică, artistul schimbă mereu focusul pe trecători sau pe grupuri, din prim-plan până în planul trei şi pe decorul urban.

Această prezentare necesită JavaScript.

Foto: Modernism.ro şi SensoTv

Deschisă la Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti Mogoşoaia, expoziţia poate fi vizionată până pe data de 4 martie 2012.
Citiţi şi Francisc Chiuariu, după 20 de ani
Vedeţi un videoclip de prezentare a expoziţiei pe SensoTv aici.

De ce iubim Alpii?

Nira Alpina
www.niraalpina.com

De ce iubim Alpii? Pentru că Alpii înseamnă peisaje spectaculoase şi fascinante, vacanţe de iarnă demne de cărţile cu poveşti, o arhitectură tradiţională caldă, ospitalitate şi posibilitatea de a savura o cană de vin fiert în faţa unui şemineu. Toate aceste calităţi se regăsesc în proiectul hotelului deschis la sfârşitul lunii trecute în satul Silvaplana, din Elveţia.


Situată în apropiere de celebra staţiune St. Moritz, pe malul unui lac, clădirea pare „cuibărită” în panta muntelui, netulburând cu nimic echilibrul natural. De altfel, arhitecţii au acordat o atenţie deosebită aspectului „eco” al proiectului, hotelul funcţionând în permanenţă pe baza energiei geotermale. Intenţia de a aduce laolaltă tradiţia zonei şi claritatea unei estetici contemporane este limpede încă de la început. Astfel, Nira Alpina apare ca un volum stratificat, cu orizontale puternice, accentuate de finisajele din lemn şi granit, care exprimă, la nivelul faţadei, funcţiunile din interior. Aspectul cald al materialelor locale este contrabalansat prin folosirea generoasă a sticlei, creându-se, astfel, o senzaţie de echilibru elegant între diferitele texturi. Cel mai insolit şi original element al exteriorului este reprezentat de pasarela vitrată, care le asigură vizitatorilor accesul direct spre staţia de telecabină şi, astfel, şansa de a fi primii care se bucură de zăpada proaspăt căzută.
Toate cele 70 de unităţi de cazare sunt dotate cu balcon, terasă, sau chiar un mic spaţiu de grădină, în cazul celor de la parter, iar ferestrele sunt dezvoltate pe întreaga înălţime a camerei. În ceea ce priveşte amenajarea interioară, aceasta combină sobrietatea liniilor minimaliste cu varietatea şi caracterul tactil al texturilor folosite. Lemnul este utilizat din abundenţă şi aici, iar lenjeriile de pat şi pernele sunt realizate din bumbac organic.
Nira Alpina pune la dispoziţia oaspeţilor două restaurante, unul cu specific local şi, prin urmare, amenajat în stil rustic elveţian, cu mobilier de lemn cu motive tradiţionale şi trofee de vânătoare, şi al doilea, cu bucătărie internaţională şi o estetică modernă. Hotelul mai conţine un centru spa, un elegant bar cu lounge, o terasă unde se poate cina la lumina stelelor, precum şi mai multe spaţii de relaxare, unul dintre acestea fiind amenajat în jurul unui şemineu generos.


În ciuda tuturor acestor lucruri îmbietoare, Nira Alpina nu se doreşte a fi un loc închinat hedonismului, ci, mai degrabă, o oază de linişte în mijlocul naturii, un spaţiu potrivit pentru reflecţie şi, de ce nu, pentru regenerare. (Text: Anca Rotar, Foto: Design Hotels)
Articol publicat în numărul 120-121 al revistei igloo habitat&arhitectură.
Citiţi pe aceeaşi temă: Best of the Alps şi Koutalaki Ski Village în Laponia